vendredi 15 mai 2009

ENTRETIEN AVEC JEFF C. BURR

Jeff C. BURR

Août 1986. Votre BB chérie, âgée de 15 ans, pousse un hurlement de joie en tournant la page 54 du dernier numéro de L'Ecran Fantastique. On y annonce le tournage d'un nouveau film avec son idole, Vincent PRICE -- un événement espéré depuis des années. Deux photos du Maître, un peu vieilli mais toujours aussi charismatique, illustrent un article de quatre pages où l'on apprend, entre autres choses réjouissantes, que le film en question s'inscrit dans la grande tradition gothique si chère au coeur du comédien (les photos en attestent), et qu'il y sera entouré de partenaires aussi fameux que Martine BESWICK (l'une des dernières vedettes féminines des productions Hammer), Angelo ROSSITTO (le nain Angelino du Freaks de Tod BROWNING, 1932), Susan TYRELL (actrice culte d'une multitude de productions underground, dont le délirant Forbidden Zone de Richard ELFMAN, 1980), Clu GULAGER (vétéran des séries télés et second rôle emblématique du cinéma américain des sixties - l'élégant tueur aux gants noirs du A Bout Portant de Don SIEGEL, 1964), et Cameron MITCHELL, le "méchant" numéro un de la série B d'horreur des eighties.
Le metteur en scène de cette œuvre plus qu'alléchante est un inconnu de 23 ans, Jeff BURR, dont les propos font chaud au cœur : "Le cinéma fantastique souffre de la double malédiction du manque d'imagination et de la boucherie. C'est une honte. Après tout, les films fantastiques font partie intégrante du genre cinématographique. C'est un domaine dans lequel on est obligé d'être créatifs parce qu'on part d'un sujet brut, auquel il faut faire croire les spectateurs." Parmi ses influences, le jeune homme cite William CASTLE et Roger CORMAN -- qui s'est d'ailleurs rendu sur le plateau pour saluer son acteur fétiche et vieil ami Vincent PRICE. Ce dernier affirme, quant à lui : "Le sujet du film m'a tout de suite plu. J'ai beaucoup aimé le scénario et je l'ai trouvé excellent. Ce qui m'a conquis, c'est le fait que les histoires étaient reliées par un enchaînement simple et de bon goût. Pas de mièvreries fantasmagoriques." Car il s'agit d'un film "à sketches", dans la lignée des productions Amicus des années 60/70.
Dès lors, votre BB n'a plus qu'une obsession : découvrir au plus vite cette bande savoureusement intitulée (en clin d'oeil à Ingmar BERGMAN ?) From a whisper to a scream (Du chuchotement au cri d'horreur).
Elle attendra un an, et la distribution du film en VHS sous le stupide titre de Nuits Sanglantes, pour concrétiser ce souhait. Non seulement elle ne sera pas déçue, mais elle visionnera la cassette quatre fois en un seul week-end. Car l'oeuvre est une réussite totale, à la fois moderne, novatrice, et nostalgique d'une épouvante "à l'ancienne" alors négligée par les cinéastes du genre. (Pour une courte chronique du film sur FEARS, reportez-vous ici.)


Affiche originale du film,
rebaptisé The Offspring lors de son exploitation en salles
(cliquez sur l'affiche pour voir la bande-annonce -- sombre, hélas !...)

Né en 1963 à Cincinnati, dans l'Ohio, Jeff BURR est attiré très tôt par le cinéma -- et le genre "fantastique" en particulier, à l'instar de nombreux cinéastes de sa génération, nourris au lait de la revue Famous Monster of Filmland, et aux rediffusions télévisées des classiques de la Universal et de l'A.I.P.. Lorsque son père, comédien de théâtre, lui offre la caméra Super 8 familiale dont il n'a plus l'utilité, le jeune Jeff se lance dans le tournage de nombreux courts-métrages. Il entre ensuite à l'University of Southern California, où il entame des études de cinéma. Il financera son premier long-métrage (dont il est ici question) avec l'aide de son frère et des commerçants de la ville où il habite depuis l'âge de trois ans - Dalton, en Georgie. Son moindre exploit n'est certes pas d'avoir réuni, pour ce qui est en somme un "coup d'essai" dans le milieu professionnel, un casting aussi prestigieux que celui décliné plus haut.


Jeff BURR (à droite) sur le tournage de From a whisper to a scream,
avec le critique et historien du cinéma fantastique David Del VALLE

Le succès d'estime rencontré par From a whisper... auprès des fantasticophiles, et l'excellent accueil critique qui lui est réservé dans la presse spécialisée, vaut à Jeff d'être engagé par les frères WEINSTEIN de Miramax pour diriger la suite de The Stepfather (Le Beau-père de Joseph RUBEN, 1987), petit succès du thriller indépendant. C'est la première d'une série de séquelles dont il se verra confier la réalisation au cours des années 90. La reprise de franchises à succès n'est pas toujours stimulante pour un auteur de sa trempe -- car Jeff C. BURR est un véritable auteur, porteur d'un univers très personnel, comme il le confirmera avec quelques œuvres produites en toute indépendance. En 1990, il réalise le troisième opus de "Massacre à la tronçonneuse", Leatherface, où il parvient à imposer sa "patte" en dépit de multiples difficultés (le film sera soumis 11 fois à la censure -- un record ! --, et un peu plus coupé, amputé, émasculé après chaque refus de la MPAA d'accorder un visa autorisant le film aux moins de 18 ans). Avec Leatherface, il confirme son amour des comédiens et sa capacité à entretenir avec eux une complicité stimulante ; il y dirige Viggo MORTENSEN dans l'un de ses premiers rôles en vedette, et retrouve Miriam BYRD-NETHERY, l'épouse de son complice Clu GULAGER, qui incarne une terrifiante "mère tronçonneuse" clouée dans un fauteuil roulant et parlant à travers un émetteur relié à ses cordes vocales (hommage transparent au Docteur Phibes, immortalisé jadis par Vincent PRICE.)
Suivent Pumpkinhead II : Blood Wings (1993) et deux opus de la franchise Puppet Master (les 4ème et 5ème volets - 1993), autant d'occasions de diriger des comédiens emblématiques du genre, comme Ian OGILVY (jeune premier du Grand Inquisiteur de Michael REEVES [The Witchfinder General, 1968], l'un des films préférés de Jeff), Andrew ROBINSON ou Guy ROLFE.
Entre deux travaux de commande, Jeff parvient à monter des projets qui lui tiennent à coeur, et qui s'avèrent d'authentiques joyaux du cinéma indépendant. Eddie Presley (1992) se forge une enviable réputation auprès des cinéphiles américains. Un imitateur d'Elvis PRESLEY y prépare son comeback dans une boîte de nuit hollywoodienne, après des années de mouise et de dépression. Une fois encore, le casting est époustouflant : Duane WHITAKER est Eddie, le "sosie" miteux, égocentrique et dépressif du King, entouré de Clu GULAGER, Ian OGILVY, Roscoe LEE BROWNE, des très "cultes" Lawrence TIERNEY, Quentin TARANTINO, Bruce CAMPBELL, et de l'ancienne égérie "overbustée" de Russ MEYER : Kitten NATIVIDAD (excusez du peu...)


Pour voir la bande-annonce, cliquez sur l'affiche

Au nombre des œuvres personnelles du cinéaste, citons également Night of the Scarecrow (La Nuit de l'Epouvantail, 1995), qui, sorti à la sauvette en vidéo en France, annonce très nettement le Jeepers Creepers de Victor SALVA (2001), tout en retrouvant l'atmosphère rurale et poisseuse de From a whisper to a scream.


Pour voir la bande-annonce, cliquez sur l'affiche

En 2004, Jeff C. BURR réalise ce que beaucoup considèrent comme son chef-d'oeuvre à ce jour, Straight into Darkness, étonnante odyssée de deux déserteurs américains de la Seconde Guerre Mondiale, trouvant refuge dans une usine désaffectée où se cache une bande d'orphelins militairement entraînés et assoiffés de vengeance (le thème est là encore très similaire à celui du dernier sketch de From a whisper..., où des soldats nordistes de la Guerre de Sécession tombaient entre les mains d'une communauté de gosses estropiés et vengeurs.) Pour l'occasion, Jeff adjoint à sa "troupe" de comédiens un nouvel acteur mythique du cinéma fantastique, David WARNER, et donne un rôle secondaire à Linda THORSON, la Tara King de la série Chapeau melon et bottes de cuir. Malgré une réputation plus qu'élogieuse aux States, le film reste inédit dans l'Hexagone, même en DVD.


Pour voir la bande-annonce, cliquez sur l'affiche

Après avoir signé le très psychotronique Mil Mascaras versus the Aztec Mummy (2007), qui suscite le délire des fans de bizarreries celluloïdiques (un catcheur mexicain y combat une momie aztèque), Jeff enchaîne avec un nouveau film totalement indépendant, Luger of the Black Sun, actuellement en post-production, où un revolver de la Seconde Guerre Mondiale (le fameux "Luger") est le réceptacle d'un esprit démoniaque, et suscite la convoitise d'un nostalgique du IIIème Reich. Si le scénario semble doucement farfelu, deux éléments en appellent à la vigilance du fantasticophile : d'une part, la référence au conflit de 39/45, qui a formidablement bien réussi à BURR dans Straight into Darkness ; d'autre part, la présence au générique de l'immense Richard LYNCH, l'un des acteurs les plus vénérés de la série B/Z américaine contemporaine, véritable mythe vivant, comédien surdoué et personnalité aussi mystérieuse qu'excessive (en 1967, sous l'empire du LSD, il s'immola par le feu dans Central Park ; d'une grande beauté, son visage marqué par d'irréparables séquelles est l'un des plus fascinants que l'écran nous ait offert.) Déjà présent dans Mil Mascaras (il y incarnait le Président des Etats-Unis !), LYNCH semble avoir rejoint à son tour la troupe de Jeff BURR. Le soutien d'un tel interprète ne pourra qu'enrichir l'univers du cinéaste -- on rêve d'un film bâti autour de sa flamboyante (sans mauvais jeu de mots) et charismatique personnalité.
(Pour visionner la bande-annonce provisoire de Luger of the Black Sun, cliquez ici.)
Jeff travaille actuellement sur un projet de documentaire, consacré aux metteurs en scène américains de télévision des années 50 à 70.


Richard LYNCH, dans Vampire de E.W. SWACKHAMER (1979)

Novembre 2008. 21 ans après avoir découvert From a whisper to a scream, votre BB entre en contact avec son réalisateur, par la grâce de l'internet. Jeff C. BURR accepte de répondre à quelques questions uniquement centrées sur ce film, emblématique pour votre servante (qui le revoit rituellement une ou deux fois par an). Il fait plus qu'accepter, en fait, et témoigne d'une émotion et d'un enthousiasme spontanés. From a whisper... lui tient à coeur, très à coeur, il ne le cache pas. Au fil des mails, il répète volontiers combien ce film lui est cher, et quel plaisir il éprouve à l'évoquer.
Disponibilité, générosité et simplicité caractérisent Jeff C. BURR -- tous ses collaborateurs en témoignent. Il m'en a fourni une preuve supplémentaire en m'autorisant à publier sur ce blog des clichés de tournage inédits de From a whisper to a scream, œuvres du photographe David WHITE, aujourd'hui décédé...

Pourquoi évoquer Jeff C. BURR dans un blog consacré au cinéma fantastique ET à l'homosexualité ? Le sujet n'a jamais été abordé frontalement dans la filmographie du cinéaste, lequel, aux dernières nouvelles, n'est pas gay. Deux raisons à cela : l'oeuvre de BURR fourmille de personnages ambigus, décalés, sexuellement mal définis, et sa tonalité est radicalement queer. Enfin, elle s'inspire largement d'un cinéma fantastique classique "crypto-gay", dont elle perpétue les thèmes, la symbolique, et les figures obligées.

J'adresse mes plus sincères et chaleureuses amitiés à Mr BURR, ainsi que ma reconnaissance pour son soutien, sa patience... et sa prolixité.


Jaquette du DVD Zone 1

Le générique du film (Musique de Jim MANZIE)
(N'oubliez pas de couper le son du lecteur dans la colonne de droite !)



INTERVIEW DE JEFF C. BURR, mai 2009

BBJ : Vous avez réalisé From a whisper to a scream à l'âge de 23 ans, ce qui est plutôt jeune pour un long-métrage aussi complexe. Le film démontre une étonnante maîtrise technique. Aviez-vous suivi des cours de cinéma auparavant ?

Jeff C. BURR : Ma foi, vu sous un certain angle, et bien que From a whisper soit ma première production officielle, je tournais des films depuis l'âge de onze ans environ. J'ai commencé à filmer dans mon arrière-cour avec du 8mm traditionnel, j'ai lentement évolué vers le Super 8mm avec une caméra achetée chez un brocanteur, pour passer au 16 mm en entrant au collège. Quelques films de ma période Super 8 avaient des titres du genre Teenage Fright (une parodie de Jekyll et Hyde), Agent 005 (une pochade dans le style James Bond), Life is semi-precious (un thriller sur un adolescent surdoué qui organise un vol de bijoux, pour se venger de militaires l'ayant contraint à travailler sur un système d'armement), Let us prey (un film de science-fiction sur l'équipe d'une navette spatiale écrasée sur une terre apparemment déserte), et How I Spent my Summer Vacation (une comédie policière sur des teenagers impliqués dans une chasse au trésor). Ces films comptaient, et comptent encore pour moi, autant que mes productions professionnelles ; ils m'ont beaucoup appris, à travers les erreurs commises et les difficultés rencontrées.
Je suis ensuite entré à l'USC (University of South California), où j'ai entrepris des études de cinéma. Parmi mes congénères, il y avait des gens comme Jay ROACH, Kirk ELLIS, Phil Joanou, Anthony LOVETT, Mike MALONE, pour n'en citer que quelques-uns. J'ai alors réalisé plusieurs films en Super 8, pour alimenter mon curriculum (l'un d'eux, Child's play, est inclus dans le DVD américain de Straight into Darkness), puis je me suis associé à un camarade de classe, Kevin MEYER, pour réaliser un film sur la Guerre Civile intitulé Divided we fall, avec John AGAR, Nicholas GUEST, David CLOUD, Willard PUGH, et le futur interprète de mon Leatherface, R.A. MIHAILOFF. Ce film prit une telle importance dans nos vies que nous avons fini par quitter l'école pour le terminer. Le père de Kevin était un réalisateur de documentaires, et nous sommes allés au Colorado pour monter le film avec son équipement technique. Nous avons abouti à un film de 28 minutes, en noir et blanc, sans dialogues. Il a remporté plusieurs prix à travers le monde, et aujourd'hui encore, j'estime avoir beaucoup appris en le tournant. J'avais alors 21 ans.
Un peu plus d'un an après, je me suis associé à Darin SCOTT, que j'avais rencontré à l'USC (il était ingénieur) et à mon frère William (alors représentant en moquette) pour monter le financement de From a whisper to a scream au printemps 1985, et dont le tournage a commencé en juillet. Aussi, même si j'étais un metteur en scène débutant, je réalisais quand même des films (du moins, c'en était de vrais à mes yeux !) depuis un bon moment. Mais faire un film comme celui-là était néanmoins différent sur bien des points de ce dont j'avais l'habitude. Il y eut pas mal d'accrochages avec le cameraman pour obtenir ce que je voulais... mais j'avais la confiance et le soutien TOTAL des producteurs -- ce qui m'est rarement arrivé depuis ! J'avais le contrôle complet pour faire le film que je voulais, tant que nous disposions de suffisamment d'argent...

BBJ : Comment le projet a-t-il été monté exactement, et combien de temps s'est écoulé entre l'écriture du scénario et le tournage ?

Jeff C. BURR : Nous avions un partenariat limité, un peu à la façon de films comme Evil Dead (Sam RAIMI, 1982), Massacre à la tronçonneuse (Tobe HOOPER, 1974), La Nuit des morts-vivants (George ROMERO, 1968), etc... Des investisseurs misaient dans le film, mais sans ingérence créative. Mon frère William était vraiment le type qui apportait l'argent. Il était fermement déterminé à ce que le film se fasse, et la majorité des fonds provenait de la compagnie de moquette où il travaillait, à Dalton, là où nous avons tourné. L'époque était plutôt favorable, parce que nous étions au sommet de l'ère Reagan en 1985, et nul n'ignorait que la vidéo constituait alors une formidable source de bénéfices. L'idée d'un film d'horreur à petit budget était séduisante pour les investisseurs, d'autant qu'on n'en avait jamais tourné à Dalton, Georgie. L'idée de faire un film nous motivait vraiment... Nous avons écrit le script en mars, avril et mai 1985, et le tournage a débuté en juillet. Je ne mesurais pas ma chance, à l'époque !


Le co-scénariste Courtney JOYNER (à gauche) et son frère Mike

BBJ : Pourquoi avoir choisi le format du film à sketches ? Pour faciliter le tournage, ou parce que vous aimiez particulièrement ce type de films ?


Jeff C. BURR : En vérité, les deux ! C'était pour faciliter le tournage, et pour que les acteurs puissent tenir des rôles importants, même en ne tournant qu'une semaine, voire moins. Et j'aime beaucoup ce genre de films. J'ai toujours été un fan de l'Amicus [maison de production anglaise, spécialisée dans le film d'épouvante à sketches], et bien sûr d'Au coeur de la nuit (1945). J'ai beaucoup aimé L'Homme illustré (Jack SMIGHT, 1968) quand je l'ai vu gamin ; je ne le percevais pas comme une anthologie, même si c'en était une. Je ne sais pas quelle est mon anthologie préférée... peut-être Asylum (Roy WARD BAKER, 1972)... ou Pulp Fiction ! (Quentin TARANTINO, 1994)

BBJ : Réunir autant de comédiens célèbres dans un premier film relève de l'exploit ! Etiez-vous ami avec certains d'entre eux avant le tournage ?

Jeff C. BURR : Avoir beaucoup d'acteurs de qualité était mon but dès le départ. J'ai toujours recherché des "noms"... et dans mon film d'étudiant, nous avions John AGAR, que j'ai obtenu simplement en allant chez lui et en le lui demandant ! Nous avons adopté la même démarche pour From a whisper, et avons employé tous les moyens possibles pour avoir des noms intéressants dans la distribution. J'étais mon propre directeur de casting sur le film, et c'était un bonheur. Ayant beaucoup appris, j'étais à même de travailler avec des gens formidables. J'avais étudié la comédie avec Clu GULAGER auparavant, alors je le connaissais bien, ainsi que son épouse Miriam. J'ai rencontré Terry KISER lors d'une soirée chez le réalisateur Steve CARVER (Courtney JOYNER, mon co-scénariste, travaillait avec Steve sur un projet). Et une autre personne que j'ai rencontrée à cette occasion, Oscar WILLIAMS, un scénariste et cinéaste très talentueux, m'a orienté vers Rosalind CASH. Clu m'a recommandé Susan TYRELL, qui avait joué avec lui dans Tapehead (Bill FISHMAN, 1988)... et j'étais fan de Harry CAESAR depuis des années, grâce aux films de Robert ALDRICH. La plupart de ces acteurs étaient heureux qu'on leur propose des rôles inhabituels, que personne ne leur offrait jamais ; ils y voyaient un défi amusant. J'ai obtenu le numéro de téléphone de Cameron [MITCHELL] par l'ami d'un ami, le scénariste Donald G. THOMPSON, et je l'ai appelé aussitôt à Palm Springs où il vivait, à deux heures et demi à peu près de Los Angeles... Il m'a dit de venir tout de suite avec le script. Alors Courtney et moi avons fait la route jusque là-bas, et nous avons passé la nuit chez lui... et nous avons immédiatement compris qu'il serait parfait pour le film !


Clu GULAGER et le cadavre de sa victime (1er sketch)
(photo de tournage, Co : David WHITE)


BBJ : Vous semblez avoir un grand intérêt pour la direction d'acteurs. On trouve deux performances particulièrement remarquables dans ce film : celle de Clu GULAGER, et celle de Cameron MITCHELL. Commençons par le premier. GULAGER crée une gestuelle très particulière pour son personnage : sa façon de fumer nerveusement ses cigarettes, le jeu avec son mouchoir quand il téléphone à Grace, ses mouvements saccadés. Et puis, sa silhouette est méconnaissable : cheveux blancs, lunettes épaisses. A-t-il apporté des éléments personnels pour ce rôle, ou ces détails physiques étaient-il dans le scénario au départ ?

Jeff C. BURR : Oui, j'ai un immense intérêt pour les acteurs, parce qu'au bout du compte, s'ils ne fonctionnent pas, le film et l'histoire ne fonctionnent pas non plus. On peut pardonner bien des choses à un film (les faiblesses budgétaires, la mauvaise photographie, etc...) tant que l'histoire fonctionne et que les comédiens aident à la rendre crédible. Il y a tellement d'acteurs avec qui j'aimerais travailler, connus ou inconnus, que ça me donne envie de faire encore 50 films !
Clu GULAGER a apporté tellement d'idées pour son rôle, il était un vrai partenaire créatif sur cette histoire. Bon, ça ne signifie pas que j'aimais toutes ses idées, ou que je pensais qu'elles convenaient systématiquement au film que j'avais en tête... mais quand elles collaient, c'était tellement excitant. Il a apporté ses lunettes de Los Angeles... il était prévu que le personnage en porte, mais il a trouvé celles-ci en particulier dans une boutique d'accessoires et les a amenées. Quand je les ai vues sur sa figure, le personnage s'est trouvé totalement bouclé. Je voulais qu'il ait les cheveux teints, et nous en sommes venus à l'idée qu'ils soient blancs, ce qui lui donnait un look vraiment intéressant. Sa façon de fumer des cigarettes est née au cours d'une petite répétition, et il l'a conservée... La nervosité et l'aspect guindé du personnage sont des choses dont Clu était vraiment responsable, c'était une parfaite extension du mental de Stanley. C'est également lui qui a eu l'idée de chanter pour Grace après l'avoir tuée, et la chanson est de lui. Il était tellement heureux d'avoir à faire ça ! Je le revois encore en train d'écrire les paroles sur un morceau de carton placé derrière la caméra, pour qu'il puisse s'en souvenir... Je crois que sa femme, Miriam (qui était une chanteuse extraordinaire), l'a aidé à créer cette chanson. Donc, c'était son interprétation de bout en bout, mais comme tout bon acteur (et c'en est un très grand), il puise son inspiration dans le personnage et le script et il se l'accapare. Immersion totale dans le personnage, et total engagement dans chaque scène. Il m'a appris une foule de choses au cours des années, et je suis fier de dire que je suis son ami et celui de sa famille.


Clu GULAGER (1er sketch)
(Photo de tournage, Co : David WHITE)


BBJ : Comment a réagi Miriam BYRD-NETHENY (épouse de Clu GULAGER) en apprenant qu'elle allait jouer la soeur incestueuse de... son mari ?

Jeff C. BURR : Elle y a pris un pied ENORME ! Elle aimait le rôle, elle aimait tourner avec Clu (elle n'eut pas souvent l'occasion de le faire), et bosser avec elle était si drôle. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle sur plusieurs films, et ce fut un bonheur total à chaque fois. Le fait qu'ils jouent un frère et une soeur n'a suscité aucun malaise... Ils ont fait tellement de choses "outrées" durant des années ; elle jouait dans le film inachevé de Clu, John and Norma Novack, qui est brillant. Et dont le sujet très dérangeant éclipse tout ce que l'on peut trouver dans From a whisper. Elle est décédée il y a quatre ans, et elle manque énormément à tous ceux qui l'ont connue.


Miriam BYRD-NETHERY (g.) et Clu GULAGER (d.),
protagonistes du 1er segment,se penchent sur le cadavre du deuxième sketch. (Photo de tournage, Co : David WHITE)


BBJ : A l'époque, Cameron MITCHELL était connu pour avoir de sérieux problèmes avec l'alcool. Sa performance dans le film est pourtant impeccable, c'est sans doute la meilleure de sa fin de carrière. Il semble très impliqué, ce qui n'était pas vraiment le cas dans ses derniers films. Comment s'est déroulé le tournage avec lui ?

Jeff C. BURR : Cameron était un cas étrange... Voilà l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération, et on peut difficilement dire que son rythme de travail a ralenti avec le temps quand on jette un oeil sur sa filmographie. Mais on parle généralement de lui comme de John CARRADINE, quelqu'un qui a gâché son talent dans une multitude de mauvais films. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça, même s'il y a peut-être un peu de vérité.
Ce fut un plaisir de travailler avec Cameron sur From a whisper. Il était complètement investi dans le rôle, il s'intéressait à l'histoire de la guerre civile américaine, ayant joué dans un téléfilm de référence sur le procès d'Andersonville, réalisé par George C. SCOTT (The Andersonville trial, 1970) ; c'est pourquoi il connaissait bien la question. Je crois qu'il respectait le script, et considérait qu'il était plusieurs crans au-dessus des habituels petits budgets dans lesquels il tournait. Il avait d'excellentes idées, et je sais que le film est meilleur grâce à lui. Mon but était de montrer aux gens (ou plutôt, de leur rappeler) quel formidable acteur il était. Aussi, je fus vraiment satisfait de voir que plusieurs critiques saluaient sa performance, même s'ils n'aimaient pas le film ! Je peux affirmer que pour ce film en particulier, il n'a jamais bu sur le plateau, pas une seule fois. Ce n'était d'ailleurs pas son problème spécifique, je ne pense pas, du moins pas à l'époque. Je crois qu'il prenait des pilules diététiques pour perdre du poids, car il voulait obtenir un rôle dans la série d'Aaron SPELLING, Les Colby. Mais il était très professionnel, plein de vie et de joie... c'était merveilleux de l'avoir sur le plateau.
Le seul point négatif était une chose dont les gens parlaient entre eux... il aimait l'ail, et croyait aux vertus curatives de l'ail cru. Il pouvait avaler plus de dix gousses d'ail par jour... et il était en pleine forme ! Il fumait beaucoup également ; il allumait une clope, l'oubliait, et en allumait une autre, de sorte qu'il se retrouvait à en fumer deux en même temps. Mais dans les petites pièces confinées où nous tournions ses scènes, combinée à la chaleur et à l'humidité de la Georgie en été, l'odeur d'ail était insoutenable !!! L'un des problèmes de Cameron à l'époque était qu'il aimait se rendre aux courses hippiques, et qu'il lui arrivait d'y parier tout le salaire d'un petit film. Aussi, il avait une équipe informelle de gardiens qui essayait de l'en empêcher. Il me manque vraiment, et j'aimais son travail... Jetez un œil sur La Bête hurle (André De TOTH, 1953), Mort d'un commis voyageur (Laslo Benedek, 1951), Hombre (Martin RITT, 1977), ou sur des épisodes de Chapparal... C'était un foutu bon acteur... formidable visage... grande présence... Sa performance dans Whisper est une chose dont je suis très fier, et il en était fier aussi. Je l'ai vu pour la dernière fois quelques mois avant sa mort, en 1994... J'avais essayé de l'engager dans un film d'action avec Oliver GRUNER que je devais réaliser. Le film ne s'est pas fait, et je n'ai jamais plus travaillé avec lui ensuite ; mais il a eu une grande vie, qu'il a pleinement vécue. ET il était incroyablement fier des cinq ou six films qu'il avait tournés avec Mario BAVA... il aimait BAVA et aimait l'évoquer...


"Les petites pièces confinées où nous tournions ses scènes"
(4ème sketch, Co : David WHITE)

BBJ : Vous avez employé Vincent PRICE à une époque où il était assez amer, et critiquait les films fantastiques. On sait qu'il a jugé le film trop gore, lors de sa sortie. Et Denis MEIKLE a écrit, dans son livre "Vincent Price, the Art of Fear", qu'il avait des problèmes conjugaux avec Coral BROWNE au moment du tournage. Cette tristesse se ressentait-elle sur le plateau ?

Jeff C. BURR : C'est une longue histoire que celle de Vincent PRICE dans From a Whisper. Bien sûr, nous le voulions depuis le début pour ce rôle ; j'avais donc déniché ses coordonnées dans un service d'adresses de célébrités, et je suis allé chez lui avec mon producteur Darin SCOTT, pour lui remettre le script et lui parler du film. Nous pensions qu'en passant par un agent, nous ne serions pas pris au sérieux, parce que nous n'avions pas beaucoup d'argent, étions des cinéastes inconnus, etc... Donc, nous sommes allés en voiture jusqu'à sa maison, nous nous sommes garés dans la rue, nous avons vu le facteur apporter un colis, et Vincent lui ouvrir la porte ! Nous avons attendu cinq minutes avant d'aller frapper à notre tour. Quand il nous a ouvert, nous lui avons dit que nous étions cinéastes, etc... et IL NOUS A INVITE A ENTRER... Il n'aurait pas pu être plus chaleureux et cordial qu'il ne l'a été. Rien ne l'empêchait de nous envoyer balader, de nous dire d'appeler son agent, ou ce que vous voulez. Qu'il nous ait convié à entrer est, je crois, très révélateur de sa personnalité. Il nous a parlé pendant dix minutes, a pris le script, et nous a dit qu'il le lirait. Le jour suivant, nous avions un message de lui sur notre répondeur, nous disant qu'il trouvait le film bien écrit, qu'il aimait le format de l'anthologie, mais que ce n'était pas le genre de films qu'il souhaitait faire à l'heure actuelle. Il ne disait pas :"Au Diable votre film !", mais c'était quand même une façon de fermer la porte. Du moins, dans notre esprit. Ce devait être autour de mai 1985... Bien...
Nous réalisons le film, tournant les quatre histoires à Dalton, en Georgie, en nous réservant de tourner les scènes de liaison à Los Angeles avec un acteur connu, que nous choisirions en fonction du budget qui nous resterait ! Nous procédons au montage, assemblons les quatre segments (mais sans le final cut, sans musique ni effets, etc...), et planifions les scènes de liaison. Je me disais vaguement que Max VON SYDOW pourrait être notre acteur. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée, mais je le voyais bien présider le film, spectral et intimidant. Son agent était un type nommé Walter KOHNER, qui avait représenté de grands noms d'Hollywood, comme Billy WILDER, John HUSTON, etc... Dans les années 80, l'essentiel du boulot de son agence était fourni par Charles BRONSON - qui avait pris Pancho KOHNER comme producteur - et quelques seconds rôles et vedettes plus ou moins connus. Je téléphone donc à Walter, lui parle de notre projet, lui demande de lire le script, puis il me rappelle. Il me dit que Max VON SYDOW ne ferait le film en aucune façon, mais qu'il avait le client parfait pour moi... Vincent PRICE ! Je n'ai pas mentionné le fait que nous avions déjà contacté Vincent plusieurs mois auparavant. Walter en parla à Vincent, qui demanda à voir l'un des sketches dans une salle de projection de Beverly Hills. Nous décidons de lui montrer le plus sobre des quatre, et le plus attractif sur le plan visuel (l'épisode du marais, avec Harry CAESAR), sans faire allusion à notre brève rencontre précédente. Vincent voit l'épisode et accepte de faire le film. Il devait partir en voyage pour une lecture au sujet de l'art et de la cuisine, et pendant ce temps, avec la bénédiction de Walter, nous réécrivîmes les scènes de liaison, en profitant à fond du fait que nous avions désormais Vincent. Mais voilà que dix jours avant le tournage, Walter nous appelle, paniqué... "Vincent déteste le script ! Il se retire du film !!!" (et c'était le même script dont Walter nous avait dit qu'il était brillant, et que Vincent l'aimait !) Il me fallait donc l'appeler sur son bateau, pour essayer de le convaincre. Peut-être cet appel téléphonique fut-il la meilleure direction d'acteur que j'ai jamais effectuée. Je le persuadai de faire le film, et il m'adressa tout un tas de requêtes, la plus importante étant un téléprompteur, pour qu'il n'ait pas à apprendre son texte. Je parvins à le convaincre de nous accorder une demi-journée de répétition, pour qu'il puisse voir le décor, se mettre dans l'ambiance et rencontrer ses partenaires, etc...
Ce fut un vrai triomphe quand il arriva au studio de prise de son de Roger CORMAN à Venice -- affectueusement baptisé "Le Chantier", parce qu'il ressemblait vraiment à ça. Vincent rencontra tout le monde, fit une rapide séance de photos, puis nous passâmes aux répétitions. Nous avions le téléprompteur pour lui, installé sur le plateau. Il jeta un œil dessus, puis me regarda, et dit... "Qu'est-ce que ça fait là ?" Je m'apprêtais à lui répondre, mais il m'interrompit d'un signe de la main et dit : "Je n'utilise jamais ce genre de choses", et délivra une parfaite interprétation de la première scène, à la lettre près ! J'ai bien cru tourner de l'oeil, mais à partir de ce moment, nous n'avons plus eu le moindre problème avec Vincent. Ce fut même tout le contraire. Il était MERVEILLEUX au travail, si charmant et ouvert avec tout le monde sur le plateau. Otto PREMINGER venait de mourir, et Entertainment tonight [une émission de télévision] vint l'interviewer à propos de Laura (Otto PREMINGER, 1944). Il était amusé et un peu effrayé par Susan TYRELL, qui avait apporté ses sculptures pour qu'il les critique. C'était des sortes d'icônes de la fertilité, qu'elle appelait ses "petites salopes", et tout ce que Vincent trouvait à me dire à ce propos était : "Elle est très dérangée".
Donc, l'amertume que vous évoquez n'était pas vraiment apparente. Vincent était de ces hommes qui prennent vie sur un tournage ; aussi, cela masquait tout trouble intérieur. Néanmoins, oui, dans l'une des interviews qu'il donna sur le plateau, il se mit en colère quand un journaliste le décrivit comme un "acteur de films d'horreur". Il tiquait un peu à ce sujet à l'époque.
Après le tournage de ses scènes, qui ne dura que deux jours, un article parut dans le Los Angeles Time à propos de sa participation au film, qu'il disait être "son dernier film d'horreur". Il déclara ça tel quel, et ce fut imprimé. Forrest J. ACKERMAN lut cet article sans réaliser que Vincent avait déjà tourné le film, et il lui écrivit une lettre cinglante, disant qu'il ne pourrait que regretter d'être associé à un tel film, si sanglant, si pervers et dégénéré. Forry avait vu les quatre sketches lors d'une projection où je l'avais convié, en espérant qu'il en parlerait dans son magazine. Il décréta que c'était l'un des films les plus dépravés qu'il eut jamais vu, et écrivit dans sa lettre que ça l'avait rendu littéralement malade de voir Clu avec sa femme (soeur) nue dans la baignoire ! Cette lettre influença l'opinion de Vincent sur le film jusqu'à sa mort. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais vu. Je lui ai écrit pour lui proposer une projection privée, et il m'a répondu que sa santé ne le lui permettait pas pour l'instant, car il sortait d'une opération du pied. Mais juste après le tournage, il m'écrivit une lettre formidable, qui prouvait toute la classe de ce gentleman, disant qu'il était désolé qu'il s'agît plus d'un cri que d'un chuchotement, mais qu'il ne regrettait rien et avait hautement apprécié le tournage. C'est le clou de ma carrière de pouvoir dire que j'ai travaillé avec Vincent PRICE, et je crois qu'il a assuré au film une sorte de longévité, rien qu'en y apparaissant -- car ce fut, et de loin, le film le plus modeste économiquement auquel il ait participé !


Rosalind CASH et Vincent PRICE (photo de plateau)

Courtney JOYNER (g.), Tony CLAY et David Del VALLE (d.) autour de Vincent PRICE

BBJ : Dès votre premier film, on perçoit une thématique très personnelle, un univers bien défini. Beaucoup d'éléments de From a whisper to a scream se retrouvent dans vos films suivants. Je citerai trois thèmes en particulier : les enfants dans la guerre (c'est l'un des sujets de Straight into darkness), une méfiance à l'égard des groupes communautaires (le monde du cirque, l'armée, mais aussi la famille), et une certaine critique du matriarcat (vous êtes le premier à avoir intégré des femmes dans la "famille tronçonneuse" : une petite fille, et une mère atroce.) Pouvez-vous me préciser ce qui vous intéresse dans ces thèmes ?

Jeff C. BURR : Je vous remercie de dire cela. Je suis d'accord avec votre jugement, mais je ne connais vraiment pas la réponse à cette question. Si j'allais chez un psychologue, cela m'aiderait peut-être. La famille est certainement un sujet fertile au cinéma, et qui m'a toujours intrigué. J'aime aussi les enfants, et j'aime travailler avec eux, étant un peu un enfant moi-même ! Je dirai que dans Leatherface, les scènes dont je suis le plus satisfait sont celles qui impliquent les dynamiques familiales internes, et plusieurs furent coupées dans la version exploitée en salles. En ce qui concerne la guerre, tout ce que je puis dire est que mon grand-père était militaire de carrière, et qu'il a combattu durant les deux guerres mondiales. Mon père et mon oncle étaient dans l'armée durant la Seconde. Alors, cela a peut-être eu un effet. Quand mon grand-père était parmi nous lorsque j'étais gosse, on pouvait l'entendre tirer dans son sommeil, hurler, revivre ses expériences de guerre... Une partie de moi en est restée hantée.


Tournage dans le marais (2ème sketch ; Co : David WHITE)

Terry KISER (2ème sketch ; Co : David WHITE)

Musique de la scène des marais (Jim MANZIE)



BBJ : A présent, une stupide question de fan : où avez-vous trouvé la bibliothèque d'Oldfield, que j'adore ?

Jeff C. BURR : La bibliothèque d'Oldfield était double : l'extérieur était une maison à Camarillo, en Californie, et l'intérieur était un décor construit dans le studio de Roger CORMAN par Cynthia CHARETTE (qui travailla par la suite sur Pumpkinhead [Stan WINSTON, 1989] et Freddy sort de la nuit [Wes CRAVEN, 1994], entre autres). J'ai demandé à Roger de venir sur le plateau dire bonjour à Vincent - et quand il le fit, ce fut un grand moment. Quand il vit Vincent assis là, Roger me regarda et me dit : "Jeff, j'ai l'impression d'avoir déjà dirigé ce film !"...

BBJ : La fin du second sketch me fait beaucoup penser, par sa cruauté et le sort qui échoit au héros, à Johnny s'en va-t-en guerre (Dalton TRUMBO, 1971). Etait-ce délibéré ?

Jeff C. BURR : Non, ça ne l'était pas... Mais je vais vous raconter une petite anecdote : vous vous souvenez des deux gars dans la camionnette qui découvrent le sac dans lequel est enfermé ce qui reste du corps de Jesse ? Eh bien, je suis l'un d'eux, le mec à la droite de l'écran, qui approche du sac et qui dit : "C'est quoi ce putain de truc ?" La fin de cet épisode est clairement influencée par La Patte de singe (célébrissime nouvelle de W.W. JACOBS), mais je ne sais pas si j'avais vu Johnny s'en va-t-en guerre à l'époque. J'avais lu le roman au lycée, ceci dit. Plus tard, j'ai vu le film, et dirigé plusieurs films avec Timothy BOTTOMS, un chouette type ! (Timothy BOTTOMS était l'interprète principal de Johnny s'en va-t-en guerre)


Tournage du 2ème sketch. Au centre, Jesse (Terry KISER) (Co : David WHITE)

BBJ : Il est très rare de voir des "méchants" soldats nordistes dans un film américain - et ceux du dernier sketch sont particulièrement odieux. Etiez-vous conscient de l'originalité de ce point de vue, et n'avez-vous pas craint de vous attirer des critiques à ce sujet ?

Jeff C. BURR : Je n'avais certainement pas peur des critiques. L'histoire se déroule durant la marche vers la mer, pendant la campagne de Sherman, qui toucha la ville de Dalton d'où je suis originaire. Et la maison où nous avons tourné ce sketch était le véritable hôpital de campagne des hommes de Sherman en 1864, sur la route de Chattanooga à Atlanta. Il m'a semblé thématiquement correct de parler des soldats nordistes, puisque Sherman fut l'un des premiers en Amérique à proclamer la guerre totale et à massacrer autant de civils que possible. On peut encore trouver des balles de mousquets là-bas, et il y a un cimetière confédéré ; aussi, même après tout ce temps, les cicatrices de cette guerre sont encore visibles si vous prenez le soin de regarder attentivement.

BBJ : Pour finir, si vous deviez jouer l'un des personnages du film, lequel choisiriez-vous, et pourquoi ?

Jeff C. BURR : Ma foi, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée, alors je ne sais pas vraiment, sinon peut-être Felder Evans, parce qu'il a le secret de l'immortalité ! Mais puisqu'il faut s'en aller, la façon dont le fait le Mangeur de Verre (Ron BROOKS) me semble joliment impressionnante !


Retouche de maquillage pour Megan McFARLAND
(1er sketch) (Co : David WHITE)


Stanley Burnside, psychopathe nécrophile (le génial Clu GULAGER)


Dialogue de Vincent PRICE et Susan TYRELL (V.F.)



BONUS :

Le Site Officiel de Jeff C. BURR
Un formidable montage vidéo de quelques grands moments des films de Jeff C. BURR (sur le site officiel de Straight into Darkness)
Une interview récente et très complète de Jeff sur le site Icons of Fright
Commandez From a whisper to a scream sur amazon.fr
Commandez d'autres films de Jeff C. BURR sur amazon.fr


mardi 5 mai 2009

IMMANQUABLE !

"Encore un tout petit post de rien du tout", allez-vous penser...
Peut-être, mais si vous suivez mon conseil, vous m'en remercierez...
Vendredi 8 mai, Arte diffuse, à 1 heure du mat' (excusez du tard), Frightmare de Peter WALKER (1975). Et c'est ce que j'appelle un événement. Le premier Peter Walker diffusé sur une chaîne de télé française (si l'on excepte House of the Long Shadows, sur Canal +, il y a vingt ans...), et un film que je tiens pour l'un des chefs-d'œuvre de l'épouvante anglaise des 70's.



Peter WALKER, pour vous le situer, est le monsieur qui ouvrit son premier brûlot cinématographique (House of Whipcord - 1974) par un carton annonçant : "Ce film est dédié à tous ceux qui estiment que notre bonne et chère loi morale est bafouée, et qui souhaitent ardemment le retour des châtiments corporels."
Plaisantait-il ?... Nul ne sait, et le bougre reste ambigu à ce propos... Le sujet de House of Whipcord ? : un juge sénile et une matonne hallucinée tiennent une prison privée, perdue au beau milieu de la campagne anglaise, où ils incarcèrent, jugent, et exécutent des jeunes femmes ayant péché... "Noir, c'est noir", et le film possède une unhappy end assez traumatisante, tout comme celui que VOUS VERREZ vendredi...
Venons-y, justement, à ce Frightmare : Un vieux couple sort de prison, après avoir purgé une peine visant essentiellement l'épouse. La pauvre possédait un solide appétit de chair humaine, que son mari, trop épris, ne parvenait à limiter. A peine libérée, voilà que Madame reprend ses activités anthropophages, au grand dam de son conjoint et de leur fille, dépassés par cette boulimie. Pour appâter ses proies, notre ogresse joue les cartomanciennes, ce qui lui attire une clientèle juteuse de dindes décervelées...
Raconté comme ça, on croit à une pochade... Que nenni !... Loin d'être une énième production d'épouvante et d'horreur à la sauce gore, Frightmare est une œuvre d'une effroyable acuité sur les liens familiaux, leurs servages, leurs compromissions, leurs ravages.
Dans le milieu fantasticophile, le terme "intellectuel" est généralement peu prisé. Pete WALKER en est, j'en suis convaincu, l'un des rares spécimens authentiques au sein du cinéma "de terreur" anglais des seventies. Refusant toute affiliation à quelque chapelle que ce soit, élaborant une filmographie dont la cohérence et la lucidité ne se retrouvent ni chez Terence FISHER, ni chez John GILLING (les autres grands ténors de l'épouvante british), il est un cas unique -- et, partant, dérangeant. Un vrai rebelle, car inclassable. Réac moderne, subversif "old fashioned"...
Humour (très) noir, amertume sans fond, et grandes performances d'acteurs sont au menu de Frightmare, festin de roi pour cinéphiles queers.
Sheila KEITH, en vieille dame indigne aux crocs acérés et aux reparties saignantes, livre une composition sans équivalent dans tout le cinéma fantastique anglais. Entre émotion jugulée et délire Camp, elle maintient un équilibre vertigineux sur la corde raide séparant le grotesque du sublime. S'il était besoin de justifier les surnoms qui lui furent attribués par la critique anglaise ("Le Boris Karloff en jupon", ou "La Reine sans Couronne de l'horreur malsaine"), son interprétation dans Frightmare suffirait amplement. Actrice fétiche de WALKER, elle trouve ici l'un de ses plus beaux rôles, où sa verve shakespearienne trouve toute latitude à s'exprimer, sur un mode moins ludique qu'il n'y paraît.
Rupert DAVIES, en mari tétanisé et follement épris de son monstre d'épouse, est d'une justesse à couper le souffle.
Deux grands acteurs du théâtre anglais, deux bêtes de l'écran, dans une rencontre au sommet, sous la houlette d'un auteur -- un vrai --, au mieux de son cynisme, de son intransigeance et de sa cruauté.
Un monument.

Sheila KEITH (1920-2004), ou la Splendeur de l'Abjection

Viande à tous les repas (Sheila KEITH)

Repue ?... Pensez-vous !...

Père et fille confrontés à la fringale matriarcale (Deborah FAIRFAX et Rupert DAVIES)


dimanche 3 mai 2009

OBSCURE HOLLOW

Ce post est dédié à mon Frère de Brume, où qu'il soit, quoi qu'il devienne...

Les plus esthètes d'entre vous risquent fort de pousser des couinements de jubilation en explorant le blog Obscure Hollow, que j'ai découvert hier par le plus parfait et favorable des hasards.
Amateurs de décors gothiques, d'atmosphères inquiétantes, effrayantes ou surréalistes, ce blog est vraiment fait pour vous. Uniquement composé de captures d'écran, choisies avec un sens aigu des ambiances et un goût très sûr en matière d'Art Fantastique, Obscure Hollow est mon grand coup de coeur du moment sur la blogosphère.
En outre, j'avoue avoir éprouvé un certain choc en constatant que CHACUN DE MES FILMS PREFERES y est représenté, au travers d'images qui font immanquablement partie de mes favorites pour chaque oeuvre (pour preuve, la sélection qui suit...) !
J'y ai également découvert des titres qui m'étaient totalement inconnus, comme Street of Crocodiles (1986), ou The Private Eyes (1981) et dont les photos me donnent une furieuse envie de combler mes lacunes !
Tout simplement indispensable !...

Cliquez sur les images pour les agrandir (et, pourquoi pas, pour vous en faire des fonds d'écran !...), et cliquez sur les titres français pour obtenir la fiche imdb de chaque film...


Chut... chut, chère Charlotte (Hush... Hush, sweet Charlotte, Robert ALDRICH - 1964)

Street of crocodiles (Stephen QUAY, 1986)

La Malédiction d'Arkham (The Haunted Palace, Roger CORMAN - 1963)

La Maison aux fenêtres qui rient (La Casa dalle finestre che ridono, Pupi AVATI - 1976)

The Nanny (Seth HOLT - 1965)

Le Locataire (Roman POLANSKI - 1976)

Mais qui a tué Tante Roo ? (Whoever slew Auntie Roo ?, Curtis HARRINGTON, 1971)

Les Sorcières (Häxan, Benjamin CHRISTENSEN, 1922)

Die, monster, die ! (Daniel HALLER - 1965)

Carnival of souls (Herk HARVEY - 1962)

From a whisper to a scream (Nuits sanglantes, Jeff BURR - 1987)

La Maison des Damnés (The Legend of Hell House, John HOUGH, 1973)

La Maison qui tue (The House that Dripped Blood, Peter DUFFELL - 1971)

Tourist Trap (David SCHMOELLER - 1979)


vendredi 1 mai 2009

EMOTION

Du Sang pour Dracula (Blood for Dracula - 1974 - Paul MORRISSEY) est-il la meilleure adaptation du mythe jamais portée à l'écran ?... Ma foi, pourquoi pas ?... C'est en tout cas l'une des plus homophiles (on ne pouvait s'attendre à moins de la part de son réalisateur.)
Son générique m'émeut profondément à chaque vision (la musique de Claudio GIZZI n'y est pas pour rien.) On peut dire qu'en deux minutes trente, MORRISSEY parvient à nous communiquer une émotion que COPPOLA, dans son Bram Stoker's Dracula de 1992, s'échinera en vain à faire passer durant 2 heures 10.
Un modèle d'économie et d'intensité. Savourez...